провокация
«I scream Daddio» — провокационные работы британского скульптора.
Центральным культурным событием этого года считается Венецианская биеннале, участие в которой принимают самые креативные представители мира различных направлений современного искусства. Среди них невозможно не отметить британского скульптора, чьи провокационные работы «балансируют на грани фола и остроумия».
«Пол, смерть и сексуальность» — эти три понятия являются основополагающими в творчестве британского скульптора Сары Лукас (Sarah Lucas). На Венецианской биеннале 2015 она в очередной раз эпатировала публику своей новой коллекцией скульптур под названием «I scream Daddio». В павильоне можно наблюдать нижние части женских фигур, выполненные из гипса.
Сара Лукас очень любит сочетать в своем творчестве темы секса и юмора. Глядя на скульптуры, зрители хихикают, не в силах оторвать взгляда от них. По ее словам, юмор и серьезность нужно чередовать, иначе станет просто скучно.
Скульптуры на грани фола.
Скульптура «Maradona».
Еще одной ее работой, представленной на биеннале, является скульптура под названием «Марадона» («Maradona»). Она связана с именем аргентинского футболиста, а точнее с не двузначным жестом, который тот продемонстрировал в отместку за необоснованные обвинения в его адрес. Огромный фаллический символ, выполненный в желтом цвете и названный в честь непредсказуемого знаменитого футболиста, вызывает невольную усмешку у зрителей (чего собственно и добивалась автор этих работ).
То, что мир не совершенен – далеко не новость, так же, как и то, что современное общество – не исключение. И даже если проблемы не столь очевидны, то это не означает, что они и вовсе отсутствуют, порой, большинство на них просто закрывает глаза, не придавая значения. Чего не скажешь об аргентинском художнике Аль Марджен (Al Margen), который создаёт невероятно правдивые иллюстрации без прикрас демонстрируя недостатки XXI века.
Аль создаёт образы, которые говорят гораздо больше любых слов, заставляя задуматься над жизнью и происходящим вокруг. Кто мы? Чего боимся и чем живём? Без стеснений, без фильтров, розовых очков и поблажек, посредством своего творчества он рассказывает о том, с чем сталкивается современное человечество. Беспощадные диеты в погоне за осиной талией, принцы и морали, ушедшие далеко на задний план, властолюбие и деньги, стадное мышление и боязнь остаться один на один с собой и собственным мнением – и это лишь малая часть того, чем живут многие люди, мерно плывущие по течению новых возможностей и вседозволенности….
Система образования. Автор: Al Margen.
Кукольный театр. Автор: Al Margen.
Тяжёлое детство. Автор: Al Margen.
Пленник. Автор: Al Margen.
Вверх по карьерной лестнице. Автор: Al Margen.
Цепь. Автор: Al Margen.
Загубленный талант. Автор: Al Margen.
Лицемерие. Автор: Al Margen.
Общество. Автор: Al Margen.
Подзарядка. Автор: Al Margen.
Каменные джунгли. Автор: Al Margen.
Реклама
Ячейка общества. Автор: Al Margen.
Губки бантиком. Автор: Al Margen.
Перегрев. Автор: Al Margen.
Селфи. Автор: Al Margen.
Курение убивает. Автор: Al Margen.
Жертва диеты. Автор: Al Margen.
Тысяча и одно лицо. Автор: Al Margen.
Багаж знаний. Автор: Al Margen.
Источник:
Искусство часто рождается на грани провкации. Представляем наш обзор произведений искусства, вызывавших наибольший протест. Обнаженный Вольтер
Cкульптура обнаженного Вольтера (1776 год) работы Жана-Батиста Пигаля оказалась слишком натуралистичной для своего времени. Пигаль работал над скульптурным портретом в течение шести лет, позировать пригласил старого солдата, походившего телосложением на Вольтера, лицо же скопировал с бюста. «Героическая нагота», присущая античным изваяниям, соединилась с реалистичным изображением старчески непривлекательного дряблого тела и иронической, почти язвительной, улыбкой. Этот контраст и вызвал неприязнь у большинства зрителей. Будучи выставленной в Парижском Салоне, скульптура вызвала скандал — высшее французское общество эпохи просвещения оказалось не готово к столь откровенному натурализму. «Обнаженный Вольтер» стал объектом многочисленных издевательств и эпиграмм. О работе забыли на долгие годы и лишь в XX веке мастерство Пигаля было оценено. Фонтан С возникновением фотографии искусство перестает копировать, изображать видимую реальность и начинает решать другие, только ему свойственные, задачи. Радикальный шаг в исследовании границ искусства сделал Марсель Дюшан.
«Фонтан» (1917 год) Марселя Дюшана представляет собой писсуар, повернутый на 90 градусов, подписанный Дюшаном — «R. Mutt» (Р. Дурак).
Несмотря на то, что эту работу Дюшан сделал специально для выставки Общества независимых художников и, по правилам, все работы авторов, заплативших за участие в выставке гонорар (6000 $), должны были быть приняты, организаторы в последний момент отвергли «Фонтан». Однако писсуар стал самым известным произведением в технике реди-мейд, предполагающей перенос готовых предметов из нехудожественной сферы в сферу искусства. Позже Дюшан сделал около 15 реплик знаменитого «Фонтана», находящиеся сейчас в лучших музеях мира.
Artists Shit
Еще одно скандально известное произведение современного искусства – «Artist`s Shit» (1961 год) Пьеро Мандзони, итальянского концептуалиста. Мандзони выпустил 90 консервных банок с надписью «Artist’s shit», поместил внутрь свои фекалии, весом 30 грамм и продавал их по цене золота той же массы. Вопрос о настоящем содержимом банок до сих пор остается открытым. Коллега художника утверждал: внутри обыкновенный гипс. Сам же Мандзони заявил, что хотел своей работой привлечь внимание к доверчивости покупателей современного искусства. Известен его комментарий к этой работе: «Всем этим миланским буржуазным свиньям нравится только дерьмо». Хотя с тех пор многие из баночек взорвались, обнаружив свое содержимое, ни один из владельцев не открыл тайну «Artist`s Shit».
«Фетишистское кресло»
Эпатаж изначально был свойственен поп-арту, представителем которого является Аллен Джонс. «Фетишистское кресло» (1969 год) Аллена Джонса – произведение искусства, призванное эпатировать публику с тем, чтобы привлечь внимание к проблемам современного общества. Серия мебели, представляющая собой натуралистично выполненных полуобнаженных кукол, изображающих стулья, столы, вешалки поднимает вопрос о стереотипном подчеркивании женской сексуальности в средствах массовой информации, и превращении женщины в объект потребления. Несмотря на это, как часто бывает с современным искусством, работа была не понята широкими массами и получила скандальную известность, вызвав многочисленные негативные реакции феминисток. В 1978 году, когда 6 объектов серии были выставлены в Лондонском институте современного искусства, в них полетели дымовые и химические бомбы, а в 1986 году, в галерее «Tate Britain», «Фетишистское кресло» было облито кислотой
Piss Christ
Работа Piss Christ (1987 год) американского художника Андреаса Серрано до сих пор шокирует представителей христианской конфессии. Художник сфотографировал пластиковое распятие, поместив его в стакан с собственной мочой. Как утверждают видевшие работу вживую, такой способ придал изображению глубину, яркость и сияние, так что, если не знать ни названия, ни происхождения этого произведения, а воспринимать лишь его художественные качества, работа впечатляет. Piss Christ получил приз «Центра Современного Искусства», но вызвал множество неоднозначных реакций у зрителей, неоднократно пытавшихся уничтожить работу. В 1997 году, например, двое подростков с молотками ворвались в Национальную Галерею Виктория в Австралии, чтобы обрушить свою ярость на произведение Серрано. Впрочем, несмотря на многочисленные попытки, Piss Christ до сих пор цел и является символом свободы самовыражения художника.
Self
Марк Куинн, член группы “Молодые Британские художники”, выбрал необычный материал для автопортрета: собственную кровь. “Материала” понадобилось 5 литров, поэтому Куинн понемногу откачивал кровь в течение полугода, а затем сделал из нее собственную голову в натуральную величину. Всего Куинн сделал 4 подобных автопортрета: в 1991, 1996, 2001 и 2006 годах. Кровь художника заморожена, поэтому работа, названная Self, экспонируется в специальном холодильнике. Несмотря на это, одна из “голов”, купленная известным галеристом Чарльзом Саатчи растаяла. «Она была уникальной. Она была… как живая. То, что произошло — это трагедия, равная потере близкого друга», — огорчался Куинн. Вскоре заявление об уничтоженной работе опроверг сам Саатчи, предъявив миру «голову». Впрочем, кто знает какая по счету реплика работы это была. Впоследствии художник увлекся вариациями на тему данного произведения и отлил головы из вина и собственных фекалий – своеобразный оммаж провокатору Мандзони с его Artist’s shit.
«За любовь Господа»
Известнейший и скандальнейший член группы «Молодые Британские художники» (которые, к слову, уже совсем не молодые) – безусловно, Демиен Херст. Его бриллиантовый череп «За любовь Господа» (2007) выполнен из платины как немного уменьшенная копия настоящего черепа 35-летнего европейца, жившего в XVIII веке. Вся поверхность черепа инкрустирована бриллиантами, кроме зубов, являющихся настоящими зубами обладателя черепа. Херст утверждает, что идея украсить человеческий череп бриллиантами пришла ему под влиянием искусства древних ацтеков. Однако, такое вызывающее сочетание роскоши и смерти — центральной темы в творчестве Херста – весьма провокационно. Так или иначе, бриллиантовый череп продан за 100 млн. $ и является самым дорогим произведением искусства ныне живущих художников.
Источник
Среди задач современного художника, работающего преимущественно в направлении концептуального искусства, выделяют не только отражение собственных взглядов автора на окружающий мир, но и раскрытие определенной идеи или посыла.
Отличный пример – оригинальные красочные работы британского иллюстратора, которые являются своего рода отражением различных социальных проблем общества, попыткой воззвать к совести.
Оригинальные работы Мэтта Мерфи (Matt Murphy).
Отражение современного общества в работах Мэтта Мерфи (Matt Murphy).
Мэтт Мерфи (Matt Murphy) – талантливый британский иллюстратор, а также автор интересных красочных работ, всегда наполненных глубинным смыслом. Яркие изображения раскрывают многие социальные проблемы, являются своеобразным искаженным отражением современного общества. Мерфи начал активную деятельность в качестве иллюстратора еще в 2006 году, а к нынешнему моменту его работы уже неоднократно появлялись в таких крупных изданиях, как The Economist, The Guardian и The New York Times. Красочные, лаконичные и остроумные иллюстрации Мэтта – это всегда провокационные идеи и сюжеты, представленные в оригинальной художественной форме.
Красочные иллюстрации от Мэтта Мерфи (Matt Murphy).
Концептуальное искусство от Мэтта Мерфи (Matt Murphy).
Неординарные иллюстрации от британского художника.
Яркие работы британского художника Мэтта Мерфи (Matt Murphy).
Скрытый посыл в работах Мэтта Мерфи (Matt Murphy).
Остроумные иллюстрации от Мэтта Мерфи (Matt Murphy).
Источник